百年功夫茶風華再起,時下流行的對話:「你會泡功夫茶嗎?」「會啊!你看桌上的朱泥壺、若琛杯、紅泥爐、玉書煨,四寶一併齊全。」搭配功夫茶的二十一道程序,每一個動作都講究紮實的功夫,這不正是「功夫」的體現嗎?所謂「功夫」,其實說的也是「時間」--願不願意花時間理解茶器、茶葉、泡飲的每一道工序,也願不願意留一口時間給自己,好好喝茶。功夫茶的慢、靜與專注,從準備茶器、注水到出湯,每一步驟都需細緻微觀,為現代快節奏的生活,提供了一種安頓身心,澄明靈魂的途徑。回望功夫茶的發展歷程,品飲已不只是解渴或享受風味,而是從民間的飲茶記憶,逐漸昇華成為一套具備高度審美價值與儀式感的行為藝術。懂茶性,也需懂茶器,才能達到適茶適性。從玉書煨、紅泥爐、朱泥壺到若琛杯,茶學專家池宗憲帶領讀者由茶器走入茶藝的世界,真誠分享累積多年的品茶經驗,深化對功夫茶的理解,也身體力行地實踐功夫茶蘊之道。
張李德和原名李德和,1893年出生於雲林西螺。從小學習漢學、詩文、書法與琴藝。1907年進入臺灣總督府國語學校第二附屬學校就讀,精進於繪畫與刺繡等功課。1912年,李德和與張錦燦醫師結婚,冠夫姓為「張李德和」,並在嘉義公學校任教。1914年,張錦燦開設「諸峰醫院」,建築的庭園叫做「逸園」,二樓則稱為「琳瑯山閣」,因此張李德和自稱為「逸園居士」、「琳瑯山閣主人」等,後來辭去教職,協助醫院的院務工作。 在忙碌於院務與子女教育之餘,張李德和以詩詞和作畫來消遣。1920年,加入西螺「菼社」,成為當時唯一的女性詩人成員,備受矚目。之後也積極參與詩社與聯吟活動,後世稱她為「詩媽」。1930年起,張李德和正式跟隨林玉山學習東洋畫的創作,題材上多取自逸園的花鳥,其畫風細膩而優雅。1933年,張李德和所作的〈庭前所見〉,首次入選第7回「臺展」,1936年再以作品〈木瓜〉入選第10回「臺展」。此外,自從1938年「府展」創辦以來,直到1943年的最後一回,每一年她都有作品獲得入選。尤其是第2、第3、第4回「府展」,連續三年榮獲「特選賞」,1940年更以作品〈扶桑花〉,榮獲特選「總督賞」,因而晉升為「推薦」資格之殊榮。 在夫婿張錦燦的支持下,「琳瑯山閣」成為日治時期,嘉義地區的詩文書畫、推廣交流之重要據點,畫家陳澄波曾畫過〈琳瑯山閣〉,以記錄當年的盛況。張李德和與夫婿均熱心公益,不僅贊助藝文活動、開辦講習所。從1950年起,張李德和更擔任博愛救濟院董事、臨時省議員等職務,辛勤問政、關懷民生的議題。1963年創辦「玄風館」,推動書法教育。1971年張李德和前往日本與長子同住,此時她的身體狀況已難投入創作,隔年在日本辭世,享年八十歲。身為女性藝術家的張李德和,在家庭與社會角色之間自律嚴謹,透過自身不斷努力,得以實現藝術的理想,並致力藝文教育與傳承,貢獻卓著。
黃歌川,1919年出生於福建省福州市于山的山腳下,1941年進入福建師專藝術科,接受西方繪畫的系統教育。從對日抗戰到國共內戰的期間,他以藝術的創作與宣傳來救國,直到1949年跟隨撤退來臺灣之後,黃歌川依舊透過文化宣傳、採訪、美術編輯,發揮以藝術應對社會變動的價值。 來到臺灣的初期,黃歌川將水墨與水彩交相運用,走出一條獨特的藝術道路,1957年舉行首次個展。此外,他在報刊中大量發表水彩的創作,以及攝影作品,呈現出臺灣的城市、農村與山川之美。例如水彩作品〈臺北街景〉,圖中建築物的筆調快速流暢,而攝影作品〈總統府〉,則呈現重疊攝影的技術。 1960年代黃歌川開始研究蠟染,簡化工序、進行創作。他研發出冰裂紋技術,作品題材除了靜物、風景之外,還有抽象的大自然山川等,賦予蠟染新的生命,使得蠟染一躍成為藝術創作的嶄新領域。同時黃歌川在其開設的新藝畫廊,販售蠟染創作與其他藝術家的作品。 黃歌川積極推動國際交流,參與聖保羅國際藝術雙年展、前往韓國白松畫廊舉行蠟染個展等活動,並與同好創設聯合水彩畫會、中華民國畫學會等藝術性社團,不藏私地將研究心得,透過開班教學推廣開來。著名的德國行為藝術家波依斯強調「人人都是藝術家」,正好黃歌川的想法與其理念相通。黃歌川的作品十分多元,1987年前後開始創作達摩作品,後來也研發新媒材,為傳統水墨畫找出路,使用複合媒材創作,作品多為蓮花及山川。1990年代黃歌川的山川作品,進入一種夢幻多彩的追憶與創新,作品〈醉月掛樹下〉呈現抽象、深沉的感受。黃歌川的藝術能力養成,是從戰爭之中逐漸發展開來,而他一生為了追求藝術的融會、創新,以及藝術推廣而奮鬥不懈的精神,分外令人感佩。
黃清埕,1912年出生於澎湖西嶼小池角社,五歲時就愛上畫圖。在就讀公學校期間,圖畫作品深得劉清榮老師的讚賞與指導,其後在高雄中學校唸三年級時,繪畫作業卻被日籍老師懷疑是他人的作品,因此憤而退學,返鄉進入漢學書房、勤讀四書。 黃清埕在十九歲時,專程到臺北欣賞黃土水的遺作展,也與堂兄前往廈門旅遊、參觀廈門藝專,導致他萌生了前往日本學習美術的想法。1933年,他先到日本補讀中學,又與赴日深造的劉清榮老師,一起寫生及參觀展覽。幾經考慮之後,他決定不畏生活拮据,違抗父親要他投考藥專的要求,最初考入日本中央大學,接著自行準備投考東京美術學校的術科考試。 1936年,黃清埕考上東京美術學校雕刻科,與陳德旺、藍運登合租畫室,唸書期間的寒暑假,他數次返臺替別人畫像,或是製作雕像來換取生活酬勞,例如為鍾紅樟先生雕塑的人像。1938年他加入由張萬傳、陳德旺、洪瑞麟、陳春德、許聲基所成立的「MOUVE洋畫集團」,並多次參加MOUVE展覽而屢獲好評。同年完成的〈貝多芬像〉,是黃清埕的雕塑創作之中,僅存刻有簽名和日期的作品。 在1940年到1941年之間,是黃清埕創作力及發表慾爆發的階段,作品包括展現印象派風格的〈頭像〉,以及〈少女頭像〉、畢業作品〈胴體〉、油畫〈路邊風景〉、〈小女孩〉等等。1943年正值二次大戰末期,黃清埕接受北平藝專教職,打算在任教之前先行返回臺灣一趟,不幸所搭乘的輪船,在抵達基隆港之前被魚雷擊沉,他與夫人李桂香同時罹難,年僅三十一歲的人生倏然而終。黃清埕原本是一顆耀眼的新星,卻因戰爭的波及而殞落,著實令人無限遺憾。
葉世強1926年出生於廣東韶關,1948年進入廣州市立藝術專科學校西畫科就讀,隔年,受國共戰事影響,輾轉來到臺灣,進入臺灣省立師範學院藝術系就讀。在校期間,葉世強的繪畫表現優秀,也與學妹情投意合,惜遭女方家長反對,導致最後無心拿到畢業文憑,僅留下泥塑作品〈永恆的戀人〉作為紀念。 1963年,葉世強擔任私立復興美工班導師一年。隔年起,陸續於臺大美術社、醫學院綠野社擔任美術指導老師,深獲學生的愛戴。1970年再回復興商工擔任兼任老師,直至1992年辭職。 1971年,葉世強報名南懷瑾的靜坐禪修班,心境上達到安定自在。他積極面對生命的無常,用簡單的線條,便能構築無限擴大的宇宙,作品既輕柔又充滿力量。同時,他也跟隨孫毓芹學習古琴演奏及鑽研製琴的手藝。1976至1990年間,葉世強隱居新店灣潭,專心地投入古琴製作,2008年,在臺北紫藤廬舉行古琴藝術暨書畫展,展出十年來的藝術與古琴創作,製琴手藝深受老師肯定。 1990年代,葉世強搬到瑞芳水湳洞,在此五年期間重新提筆,創作簡筆人物畫、日常風景,以及重筆塗抹心境。1995年因病臥倒在床,幸得昔日學生的幫助緊急住院,康復之後遷往花蓮居住,不僅身體狀況改善,也實現了青年時代遊覽世界的願望,創作更是煥然一新,展現旺盛的生命力。2006年,八十一歲的葉世強首次結婚,成為藝壇佳話,從此離開花蓮、定居於新店。2007年在學生邱萬興的奔走下,於國立國父紀念館舉行生平首次回顧展,完成了葉世強多年的心願,從此頻繁地在各地公私畫廊展出。 2012年,葉世強完成最後一幅油畫〈日本櫻花〉,6月病逝於新店家中。他長年隱居山海之間,雖一生艱困,卻始終秉持著對藝術天賦的信心,將生命的坎坷奮力轉化成創作能量。其純真而獨特的藝術精神,使作品散發出動人的光輝。
江賢二1942年出生於臺灣臺中,唸小學時受到美術老師張錦樹啟發,對繪畫產生興趣。1960年考進國立臺灣師範大學藝術系就讀,受到廖繼春與陳慧坤老師的影響,拓展他對西方藝術的視野,並結識未來的妻子范香蘭。1966年,於臺北省立博物館舉辦首次個展。隔年結婚,並赴巴黎深造。1968年,轉往紐約,自此長居美國三十年。 1995年江賢二返臺探親,受思鄉情懷和臺灣當代藝術活力的感染,創作能量爆發。1998年正式回臺定居,並發表「百年廟」等系列。2000年再展出1970至1990年代創作的作品,包括「巴黎聖母院」、「遠方之死」、「淨化之夜」、「聖巴爾斯島」等系列。 2008年移居臺東金樽,臺東豐富且開闊的自然與光激發江賢二突破過往的創作形態,迎來新的階段。他以鮮明的色彩展現「光」的元素,發展出「比西里岸之夢」系列作品。之後,他不再局限於畫筆、畫布等傳統媒材,並持續從古典樂汲取靈感,創作出〈乘著歌聲的翅膀〉與〈德布西--鍵盤〉等作品。 2018年,他將原本的畫室規劃為開放給大眾的「江賢二藝術園區」並正式動工。園區的施工廢料也開始成為他作品中的新媒材,例如「金樽」系列,或是回應時事的〈Covid-19〉、「火與冰」系列。而取自畫室的顏料擦拭紙團,則成為〈海的聲音21-00〉作品中的一片藍海。 不論形式或技巧如何轉變,江賢二始終秉持對藝術內容及精神性美感的追求。2025年「江賢二藝術園區」正式開放,成為結合自然、藝術與建築的場域,江賢二將之視為自己一生最完整的作品。江賢二畢生鑽研抽象藝術,透過澄淨優美的色彩,營造出「精神性的空間」,而「光」則是其中的靈魂。他相信藝術可以淨化人心,被譽為「美的傳教士」。
洪根深1946年出生於澎湖縣鼎灣村,小學三年級時因繪製總統蔣中正伉儷肖像獲獎,被媒體報導,稱他為「繪畫神童」。1966年,洪根深進入臺灣省立師範大學藝術系,從此勤練素描,也經常到故宮博物院觀摩古代的書畫名家作品。同時,受到《文星》雜誌引介西方思潮的啟發,開始將拓、貼、印、染、噴、灑等新技法,融入到傳統的水墨創作當中。 1970年,洪根深以國畫第一名等多項優異成績畢業,之後與妻子遷居高雄執教,並成立「鐘鼎畫室」,持續進行水墨的實驗創作。1976年,他的首次個展於高雄臺灣新聞報畫廊舉辦,深獲各界好評,鼓舞了他日後持續藝術創作的道路。 洪根深的創作以「殺墨」為名,挑戰傳統水墨的框架。由於自幼體弱多病,他的作品蘊含強烈的憂患意識,並關照精神世界。他將有形的現實,轉化為抽象墨韻的意境,創造富含感性的畫面。從1970年代打破傳統結構的「枯山水」系列,到1980年代邁入成熟的「繃帶」、「黑色情節」系列等,洪根深接觸社會與人群,逐漸在作品中映現對人性的深刻反省,走出一條屬於自我的水墨道路。 創作之餘,洪根深長年投身高雄地區的藝術與公共事務,不僅與畫友共組「高雄市現代畫學會」、創辦《藝術界》月刊等,也整理高雄地區的藝文史料,出版《邊陲風雲》等多本專書,更積極推動高雄市立美術館的成立。2004年,獲頒高雄市文藝獎,肯定他一路走來的創作與文化貢獻。 洪根深認為藝術家不能缺少對創作、心靈、土地與文化的黏性。自澎湖生長茁壯的他,2019年捐贈大批作品給澎湖縣政府文化局,2020年由文化局成立「洪根深美術館」,,期許以藝術回饋鄉里,持續推動地方的文化發展。
陳來興,1949年出生於臺中內埔后里,國小時完成記憶中的第一張畫,描繪農村的一隻大白鵝。就讀臺灣省立彰化商業職業學校期間,美術老師黃文德引導他進入繪畫的天地。畢業後考入國立藝術專科學校,但保守的教學讓他極其失望,之後走上現代藝術的自我探索之路。 陳來興服完兵役後擔任國中教師七年,卻不能適應學校的諸多要求,1979年舉辦首次個展,1981年便辭去教職,前往臺北成為專職藝術家,期間做過許多工作,體會到底層的生活。三年後陳來興返鄉,開始關懷底層社會的工人與農民,繪製單人肖像畫,例如作品〈老師〉、〈編草蓆的婦人〉,以及常民生活作品的〈漁市場〉、〈夜間的釣蝦場〉。從1988年「五二○農民請願事件」的系列創作之後,為了實踐對臺灣土地的深切之愛,他加入社運團體,以積極的行動來支持團體訴求,走向鮮明的藝術實踐道路。 陳來興的自畫像是偏向平面性的粗獷塗鴉,也有帶塊面分割與重組的立體派作風,這些多重風格的自畫像,是他師承早期現代主義繪畫的具體縮影。此外,陳來興的素描大多是速寫的形式,是由寫生所表現出來的快意之作。經常在外寫生的陳來興,依靠驚人的觀察力與繪畫熱情,畫出臺灣各地自然景觀和充滿生活氣息的作品。另一個重要的畫題,是畫出持續照顧兩個孩子、維持家計的妻子林秀免,量大質精的作品如〈室內的徬徨〉、〈賢妻良母〉、〈閱讀中的婦人〉等,呈現出他對妻子的依戀、自責與感謝。 2018年後,陳來興受到血管性失智症的影響,從此較難動筆作畫,在彰化的寓所過著恬淡而自適的生活。綜觀陳來興的藝術實踐,強大的直覺,濃烈的情感,敏感而細緻的觀察,又重又狠的筆觸表現,貫穿了他的素描與油畫作品。他的畫作經常在「完成與否」或「是否過度完成」之間游移探索,而這也是陳來興的魅力所在。
卓有瑞,1950年出生於屏東縣南州鄉,從小受到書香家庭的薰陶。就讀屏東縣南洲國小時,跟隨蔡水林老師習畫。從臺師大美術學系畢業之後,她以照相寫實的手法,發展「蕉作組畫」系列作品,並於1975年在臺北美國新聞處林肯中心舉行首次個展,獲得廣泛的討論及矚目。 1977年,卓有瑞與臺師大的同學司徒強結婚,婚後定居於美國紐約。為了支持夫婿的藝術創作,她承擔家計,擔任廣告照片的修飾師傅;其後卓有瑞與司徒強,均成為照相寫實主義畫派的成員。 1980年到1985年之間,卓有瑞完成了「影子」系列作品,畫面中關閉的門和大片的陰影,影射自己在異地求生的困境。1986年,她成為O.K.哈里斯畫廊的代理畫家,並前往歐洲取景,創作出以階梯為題的畫作。1989至1990年「穀倉」的系列作品之中,是以幾何造形表現出「極限主義」的特色;而1990年「峇里島」的系列作品,則以平面性展現抽象表現主義的影響。同一年「牆」的系列作品中,強調牆壁的色澤肌理和歷史的斑駁感。1996至1997年的「絲路」系列作品,則是以牆壁和藤蔓的影子為主,呈現光影虛實的交錯,傳達陌生、異域、抽離現實的感受。1998至1999年的「西藏」系列作品,是她為生命旅途尋求答案的歷程;而2000至2004年的「混雜與融合」系列作品,則是展現遊戲的趣味、裝飾性的元素和捉摸不定等特質。 2004年,卓有瑞位在紐約的住所,因受到隔壁大樓的施工影響而成為危樓,住戶必須搬遷,所幸隔年她接受香港的教職,前往香港開啟另一段新生活,其後逐漸發展出「樹影」系列作品,展現出速度和動感;2014年的「地影」系列作品,描寫投影在水泥地上的樹影,展現物我合一的思維。從2021至2024年的「蒼穹」系列作品,則是探討人與宇宙之間,穿越時空的深度交流。卓有瑞真誠的創作和生活,把人生的逆境變成順境。光影和心跡,刻畫了她節節奮進的人生旅程。
于彭本名巫坤任,1955年出生於臺北士林外雙溪,自小學起便嶄露了對美術的興趣,唸中壢高中階段,更受到陳亦耕老師的啟蒙,萌生以藝術創作為志業的念頭。1977年在臺北新公園當街頭畫家,三年期間,不僅磨練了速寫功力,也在此與未來的妻子何醇麗相遇。1981年,于彭結識收藏家沈尚賢以及張頌仁等人,他們也成為欣賞與推廣于彭作品的知交。同年于彭前往希臘、再赴中國遊歷一百零八天,文化上的震撼促使他確立水墨畫的創作道路。 1983年于彭結婚後,開始改建住所「桂蔭廬」,實踐他對於傳統文人精神的自我認同。此後,家居生活成為他藝術創作的豐富素材,兩個兒子也開始以仙童的形象,反覆出現於其作品之中。同時,于彭也與好友吳天灰共同製作版畫、開設雙溪閣藝術中心、經常舉辦展覽。 1988年,在張頌仁的引介下,于彭於紐約的「漢雅軒」舉辦個展,此後也多次在美國、香港與臺灣的漢雅軒舉辦個展,為他打開一扇通往國際藝壇的大門。1997年,于彭參與藝術史學者楊蕙如策畫於美國紐約素描中心的展覽,作品進入國際藝術研究的視野之中。同年,于彭前往中國定居三年,這段時期他的創作能量達到高峰,在水墨畫中完成了自我的確立。 于彭的水墨不囿於傳統,他經常將真實人物的速寫結合虛構的文學意象,展現奇幻的視野。其作品最精妙的筆墨氣魄,則來自他瀟灑不羈的真性情。于彭交遊廣闊,常與好友盡興地暢飲,喜歡流連在臺北永康街的「發記生活館」。2011年,于彭舉行最盛大的一次個展「遺民.移民.逸民」。2014年10月13日于彭病逝。他將藝術與生命融為一體,將豐富的生活感悟,呈現在作品之中,不僅創造了獨有的藝術世界,也為當代水墨擴延想像的邊界。
蘇旺伸,1956年出生於嘉義朴子,就讀東石高中期間受到繪畫老師吳梅嶺的啟發,奠定下日後走向藝術創作之路。1979年,他從中國文化學院美術系畢業,其後曾經短暫擔任教職、並持續創作,1980年代的作品從具象寫實,開始轉向抽象的構成,以從上而下的俯瞰視角,發展出以「馬路」為主題,由點狀物、線條與色面,構成的抽象形式的作品。 1983年的蘇旺伸,開始以媒材加上編號為作品命名,例如「C」系列的作品,是指顏料繪製於畫布上。1985年他在臺北美國文化中心舉辦首次個展。1988年左右,畫作開始有狗貓形象出現,完全抽象的繪畫風格也進入尾聲。此後十年的展覽不斷,如1988年臺北市立美術館舉辦的個展,1993年的「蘇旺伸個展」,以及1997年的「滬尾.淡水--蘇旺伸個展」。 蘇旺伸在1999年離開熟悉的淡水,搬遷至高雄市左營,落腳於眷村「明德新村」,並開啟一條「以獸喻人」的創作道路,從可辨識的貓狗等明顯特徵,逐漸抽象化、精煉成「獸」形的四不像動物,藉此比喻臺灣政治所顯現的怪誕景象。蘇旺伸從遠距離觀察人間,使用堅定、溫柔且溫暖的色彩筆調,在畫作中呈現出奇幻的氛圍。 從2005年開始,他以雜耍遊戲,為筆下的動物提供表演的舞臺,藉著難以辨識的肢體動作,表現或模擬人類的情感和意識。在此所見的人類社會,則變成特技雜耍的俱樂部,表面上看似歡樂,實則荒謬。2017年蘇旺伸再遷居至臺南安平,隨著畫室的不斷搬遷,他側寫市鎮的變化,例如作品〈大遷移〉,就像是在抒發一生被迫遷徙的無奈與隨遇而安。 近年來蘇旺伸的作品,漸趨輕盈而明亮,畫中四不像的動物,看似特技雜耍的滑稽與歡樂,實際上卻仍處在戰戰兢兢的狀態,這是他以一個知識分子的「游牧」姿態,不固著於特定立場,以藝術的「諧擬」,呈現對臺灣現況的觀察和體悟。
1975年6月,《藝術家》雜誌創刊於臺灣文化藝術轉型的黎明,從關懷本土藝術出發,進而開拓觀照全球的視野。多年來《藝術家》雜誌以月刊的形式廣為發行,內容收錄各式書寫、評論、對話與賞析文章,見證了臺灣藝術在半個世紀之後逐步開闊的發展歷程,蔚為壯觀。 藝術家雜誌社自創刊後五十年以來,攜手藝術家、藝評家、作家與藝術史學者共同撰文並介紹藝術作品,留下關於藝術最貼近、也最深入的觀察與思索,由此造就《藝術家》雜誌每一期的內容都是對時代的閱讀,也是未來展開研究的重要節點。 本書收錄2025年6月7日在國立歷史博物館登場的「走出封閉與禁忌,迎向自由與多元―《藝術家》雜誌50周年歷史回顧講座」內容,針對每場不同的研討主題分別進行記錄整理,既可做為閱讀參考也做為檔案留存,以期與更多的朋友分享。此外,多位與藝術家雜誌雜誌社交往深厚的專家學者為《藝術家》雜誌寫下回憶、祝賀與期盼,擔任海外撰述的作者也分享各自多年來的經驗,無疑是珍貴且動人的印記。
水墨書畫從明鄭時期初傳入台灣,歷經數百年的政權更迭、文化交融與現代思潮衝擊,水墨藝術在台灣逐漸發展出獨具一格的多元風貌。本書依歷史脈絡分為二十五個章節,深入剖析近四百年間臺灣水墨書畫的重要轉折與創作特色,不同於傳統以「正統」或「流派」為核心的書寫方式,而是強調「變相」的視角,關注那些不受時潮拘束、突破技法與審美規範的創作實踐。從清代文人畫到當代水墨的多元實驗,作者不僅指出每個時代的風格變異與個人語彙,也回應藝術史中「創新如何成為經典」的根本問題。 本書作者蕭瓊瑞長年研究臺灣美術發展史,他在《藝術家》雜誌的專欄觀察與評論,可視為對臺灣水墨藝術的一次總體回顧與深度反思,亦為當代美術史建構提供新的觀看途徑與思考起點。全書收錄近兩千張圖片,有助於讀者從豐厚的內容中理解每段歷史的流變,亦期待可做為未來美術史論或美學建構的參考。
本書以書法展延開來的藝術表現為論述主體,從「當代書藝」典型風格出發,擴及延展為「漢字藝術」表現的前衛性,為「漢字藝術」作一概要式析論。書中除了導論與結論之外,另分有十個章節,為使有更清晰之宏觀架構,故以「當代書藝發展的風格與典型」和「漢字藝術狀態的覺察與反省」分作上、下兩編,前半部以書藝家典型風格為討論對象,後半段將論述重點望向「當代書藝」的跨領域擴延狀態。 全書探討的範疇廣納藝術典藏、書法寫生、漢字版畫、漢字文創、書藝策展、漢字動畫、行為藝術、現場揮毫,乃至書藝鋼雕等,試圖從這些非僅限於傳統書藝的「漢字藝術」表現中,探究各種從書法或漢字蔓生而來的跨領域藝術所應有之根本立場,反思其原始的美學本體,並建構更為寬闊的美學視域。
全球博物館在百餘年來已逐漸建立相對完善的規章制度,臺灣的藝術教育學者黃光男長期研究常民文化,經過數十年的探索,他將視野延伸至博物館之外的「類博物館」(Quasi-Museums),深入那些尚未被完全定型、散布在民間的場域,包括宮廟、名人故居、植物園、宗教道場以至現代墓園等,這些空間不僅具備博物館的收藏、展示、教育等基本功能,更因與民眾生活緊密相連而展現出豐富的文化內涵與潛力。 人們生活之處即是文化生成的重要源流。透過本書追隨作者的觀察視角來訪視國內、外的文化現場,並深入分析類博物館所呈現的產業現象,探究它們如何在豐富民眾生活體驗的同時,承擔起文化傳承與社會服務的關鍵角色。
佛光緣美術館創辦人星雲大師立下四大宗旨之一「以文化弘揚佛法」,多年來致力於佛教與藝術結合,以期提供大眾更多淨化心靈、美化生活的因緣,於是在世界各地廣興美術館、舉辦展覽,積極與民眾互動。1983 年,佛光山佛教文物陳列館啟用,成為台灣第一所專門典藏佛教文物的博物館;1988 年,在美國西來寺設立佛教寶藏館等,之後也陸續在世界各國建立新的連鎖性美術館,至今已有三十年。本書與讀者分享佛光緣美術館成立三十周年的喜悅,由開山祖師星雲大師、佛光山住持心保和尚、佛光緣美術館總館長如常法師撰寫的序文為首,書中內容主要分為四大單元:千年流轉、零距離美術館、美術館跨界觀點、美學無界,向讀者娓娓道來佛光緣美術館的創辦緣起與歷程,爬梳美術館點滴累積的成果,展望未來發展的願景,同慶美術館走過的半甲子歲月。本書特色本書為佛光緣美術館三十周年紀念專輯,內含豐富的彩色圖版及大事記,詳實記錄佛光緣美術館的創辦歷程和願景。
吳承硯1921年出生於江蘇省江陰縣,父親吳蘊瑞是中國現代體育教育的重要開拓者。吳承硯承襲家學,進入南京中央大學體育系,卻意外扭傷了腳而轉入藝術系就讀。在學期間,師承徐悲鴻、呂斯百、李劍晨等名師,畢業前並與鍾愛的藝術系同學單淑子結為連理。1949年來臺後,初期在臺南鹽水中學任教,1963年舉家北上,任教於中國文化學院美術系。教學之餘,為華岡博物館繪製「國民革命史蹟」的油畫以及「古聖先賢畫像」,都是超大尺幅的作品,日後成為華岡博物館重要的典藏。吳承硯以藝術創作為畢生志業,受老師徐悲鴻影響,風格趨近印象派之寫實表現。1973年在臺灣省立博物館舉行首次個展,並由中山學術文化基金會獎助出版《吳承硯畫集》。1974年和妻子單淑子在新加坡舉辦首次夫婦聯展,其後陸續舉辦展覽及出版畫集。吳承硯退休之後搬到關渡,命名居處為「硯子居」,這段時間是他們夫妻倆創作的黃金時期;因經濟有所改善,夫婦多次出國旅遊,並參訪嚮往已久的歐美著名美術館、博物館和重要景點,也積蓄不少作品在各地巡迴展覽。回顧吳承硯早年受到費成武老師「畫自己喜歡的畫」的鼓勵,不斷四處寫生、自我精進,發展出唯美浪漫的藝術特質。他認真地對待每件作品,不喜歡沿用舊法繪圖,畫作色彩鮮明,華麗又柔美,忠實描繪自然現象。退休後一度醉心於荷蘭藝術家哈勒曼特古典風格的精密寫實油畫,吳承硯體認藝術必須回歸純粹、體現生活,並以真實的質感呈現出物體蘊含的美,此時期創作的「靜物畫」,堪稱經典之作。從傳統的學院派美術教育,到晚年繪畫筆觸益發閒散輕鬆,他認為最美的藝術就是「在簡單中見真情」。「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、雕塑、剪黏、廟宇彩繪等領域之臺灣資深美術家細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺灣美術史的優質讀物
陳壽彝1934年出生於臺南,成長於廟宇彩繪世家,父親陳玉峰是日治時期臺南廟宇的彩繪名家,表兄蔡草如野是廟宇彩繪名匠,同時也是傑出的膠彩兼水墨畫家。陳壽彝從少年起即跟隨父親到各地從事廟宇彩繪,奠下深厚的繪畫基礎;又受到表兄的影響,除了擅長於常民藝術的廟宇彩繪之外,陳壽彝也專研膠彩畫和水墨畫的藝術創作。逐漸在傳統建築繪畫,以及現代藝術創作中嶄露頭角,成為深具個人創作特質的匠師與畫家。陳壽彝以廟宇彩繪的工作穩定家計,但他不拘泥於傳統繪畫的既有框架,將原本用在垛頭彩繪的「瀝粉」技術,實踐在門神彩繪的表現上,臺南祀典興濟宮中的中門門神秦叔寶和尉遲恭,即是「瀝粉貼金」的實驗性佳作。有別於以往的主題和創作技法,位於安平城隍廟的牛頭馬面門神,也同樣創造出獨具特色的門神主題與繪畫精神。在個人的藝術創作上,陳壽彝以寫生磨練眼力與筆勁,致力於膠彩畫和水墨畫的鑽研;同時他也積極加入畫會、參加畫展,與同好共同探究畫藝,持續精進畫技,可說是達到追求結合民間藝術與精緻藝術的理想境界。由於陳壽彝畢生堅持畫藝的過人決心、用功和毅力, 1994年他榮獲了教育部「全國民族藝術民間彩繪類薪傳獎」,2012年更獲文化部登錄「國家指定重要傳統藝術保存者——傳統建築彩繪」,堪稱為「人間國寶」之殊榮。此外,他的個人藝術創作,在戰後全省美展和臺陽美展中也屢獲獎項,更被聘為全省美展膠彩畫部的評審委員。陳壽彝於2012年過世,他的作品從在地生活出發,畫風奠基於華人文化底蘊,將常民藝術和精緻藝術相輔相濟,同時又擁有捕捉異國風俗生動傳神之能耐,為戰後臺灣畫壇,提供了一個融合民俗視角和多元族群色彩的藝術景觀。「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、雕塑、剪黏、廟宇彩繪等領域之臺灣資深美術家細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺灣美術史的優質讀物
顧福生1935年出生於上海,父親顧祝同是中華民國陸軍一級上將。起初他師從書畫名家黃君璧學畫,但因偏好西畫,轉至朱德群門下。1954年考入臺灣省立師範大學藝術系。受西方現代主義的影響,畢業之後加入「五月畫會」。 顧福生從小就對藝術深感興趣,卻不跟隨主流,反而專注於人體繪畫,以變形的身體、無頭的人,來表現內在的孤獨與掙扎。1961年他在臺北舉辦首度個展,同年油畫作品獲得巴西聖保羅國際藝術雙年展的榮譽獎,隨後前往法國巴黎。由於居住空間狹小,他多用「拼貼」的方式創作小尺幅的作品。 顧福生認為「人」是最有趣的畫題。但是畫中的人不是特定的個體,而是代表群體,透過人體傳達內在精神。1962年前往紐約之後他長居美國,1963至1974年的紐約時期,他的作品去除頭部變成「無頭人」,人體也開始出現動態感,呈現出焦灼、憂鬱、飄盪的氛圍;1974至1990年的舊金山時期,畫中人物轉為明亮多彩,顯得更加舒適,除了大量使用多元媒材,如雜誌、金屬物、布料等,也加入中華傳統元素;1984年洛杉磯奧運之後,「運動員」的系列作品,刻畫出對人體力與美的欽羨之情;1990年顧福生搬至波特蘭,作品呈現出對生命的思索,筆法更加自由;2002年移居芝加哥,畫作中出現往天際線延伸或漂浮的場景。直到2017年過世。 作家白先勇是顧福生的知己,曾以「人之變奏」概括顧福生的藝術特質。顧福生是臺灣美術史上,極少數終其一生都在畫「人」的藝術家,作品多為男體,呈現內在私密的悲喜瞋癡,宛如心靈的劇場,風格多樣,難以被歸類。顧福生的藝術創作,表現出身分認同和情慾,被視為當代多元性別藝術的先行者。「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、雕塑、剪黏、廟宇彩繪等領域之臺灣資深美術家細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺灣美術史的優質讀物
陳世明1948年出生於彰化縣溪州鄉,少年時期的他即一心想學畫,在一次臺糖員工的美展中,他被圖畫中的光影變化所吸引,從此開始專研繪畫與光影的關係。中學時期,他學習素描、水彩,甚至到臺北參加救國團「美術戰鬥營」,來滿足他對畫圖的渴求。為了進一步追求藝術,1967年陳世明考進國立臺灣藝專。在學院的訓練底下,他也開始思索東、西方的繪畫問題,特別是對於畫面的變化與結構感興趣,並發現在線性與量體性之間,一旦切入不同的觀點思維,就會產生迥然不同的視覺圖像。透過深入的觀察、練習、比較和組構,陳世明迸發日以繼夜的創作能量,在不斷嘗試構圖組合中反思規格嚴謹的傳統繪畫。1973年陳世明進入西班牙馬德里聖費南度藝術學院,直探西方繪畫體系傳承的精髓,除了對構圖方法與繪畫技藝奠下深刻的體認,也盡可能吸納歐洲豐富的藝術養分。從歐洲的教學觀念中,陳世明比照臺灣國立藝專所承襲的日式教學方向,逐漸從兩種系統的相異中抽取吸收,進一步培養自我學習的藝術道路。1977年陳世明從西班牙返臺,並活躍於1990年代的臺灣藝壇,同時進入國立臺北藝術大學美術學系任教至退休。他用抽象構成的繪畫,蛻變於扎實的具象寫實繪畫,以及物我凝視、心靈淬練之體悟。對陳世明而言,從具象轉變至抽象,期間有一段漫長的心路歷程,甚至是一種內在需求的轉化。而由藝術哲學與修行導出的視覺語言,全然體現生命大美與藝術氣勢。從2004年以來,陳世明開啟了用相機當作畫筆、以影像紀錄心情的新頁。他潛心探討繪畫空間延展的可能性,以大量的攝影為媒介,拍攝從自然到都會的片斷,並將片斷重新組構成綿密的萬象空間,在影像互相交織下,表現出豐富的繪畫性。這些穿越時空的攝影繪畫,敏銳詮釋了藝術本質,以及感知幻覺的當代視野。「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、雕塑、剪黏、廟宇彩繪等領域之臺灣資深美術家細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認識臺灣美術史的優質讀物